共找到 55 项 “唐” 相关结果
作者: 周辉荣编著
简介:沃尔夫冈·阿玛台乌斯·莫扎特,是维也纳古典乐派的代表人物。1756年1月27日生于萨尔茨堡一位宫廷乐师的家庭,1791年12月5日卒于维也纳。莫扎特三岁起显露音乐才能,四岁跟随父亲学习钢琴,五岁作曲,六岁又随父亲学小提琴,八岁创作了一批奏鸣曲和交响曲,十一岁写了第一首歌剧。他仅仅活了三十六岁。繁重的创作、演出和贫困的生活损害了他的健康,使他过早地离开人世,他的音乐作品成为世界音乐宝库的珍贵遗产。 1762年,六岁的莫扎特在父亲的带领下到慕尼黑、维也纳、普雷斯堡作了一次尝试性的巡回演出,获得成功。1763年6月-1773年3月,他们先后到德国、法国、英国、荷兰、意大利等国作为期十年的旅行演出,获得成功。这些旅行演出对莫扎特的艺术发展产生了积极影响。他有机会接触到欧洲当时最先进的音乐艺术--意大利歌剧、法国歌剧、德国的器乐,这使他以后能成为他那个时代在创作上风格最广泛的一位作曲家。 自1774年起,他的创作开始进入成熟时期。1777年在他又一次旅行演出时,在和社会各阶层广泛的接触中,特别是与曼亥姆市民艺术家们平等而融洽的交往中,莫扎特得到了远非传统观念所能给予他的启示和激励。这不仅是艺术鉴赏力的提高,而首先是对不合理的封建制度的深切体会。他愈加认识到,一个人的价值不是由出身而是由才能与道德所决定。这时已经成人的莫扎特,对自己的奴仆地位感到不满。为了争取人身与创作自由,1781年,他彻底地同雇佣他的大主教决裂,毅然辞职。成为奥地利历史上第一个有勇气和决心反抗宫廷和教会、维护个人尊严的自由作曲家。同年,他到了维也纳,并写出了著名的歌剧《后宫诱逃》。 1782年7月首演,获得成功。1782年,在没有征得父亲同意的情况下他同一位曼亥姆音乐家的女儿康坦丝·韦伯结了婚。此间,莫扎特和当时正在维也纳的海顿结下了深厚的友谊,他向海顿学习四重奏和交响曲的创作经验。自从他走上自由作曲家道路到他逝世的十年间,是莫扎特一生最重要的创作时期。这期间的作品,无论是歌剧还是交响曲,都展现出新的风貌。这些作品反映了处于上升阶段的资产阶级所具有的坚定、乐观的阶级意识,表现了维也纳进步知识分子典型的思想感情。然而,作为第一个力图挣脱束缚、维护自己尊严的艺术家,他在享受“自由”乐趣的同时,也对“自由”的艰辛有了更实际的体验。莫扎特在音乐里开始体现他的悲伤、愤懑、甚至抗议,同时仍然对美好的未来抱着天真、诚挚的向往,一打开美丽的外壳,就迸射出如火的激情。 音乐史书上称莫扎特为稀世之才,他英年早逝,却留下了那么丰富的作品。他的创作几乎涉及了音乐的所有领域,但他最重要的成就当推歌剧。他继承格鲁克歌剧改革的理想,而且更进了一步。与格鲁克不同的是,莫扎特主张“诗必服从音乐”。他的歌剧具有强烈的音乐感染力,旋律非常优美、流畅自然而深情,宣叙调也富于歌唱性。不同类型的音乐,将各种人物形象、性格塑造得鲜明而生动。重唱形式,被莫扎特作为安排戏剧性冲突和高潮的重要手段。序曲简练、个性化,在音乐的性质上与全剧有了更多的内在联系。这些重要的探索,使莫扎特在德国歌剧艺术的开拓史上立下了不朽业绩。其中以《费加罗的婚礼》、《唐璜》和《魔笛》最为杰出。 交响乐也是莫扎特创作中的重要部分。他最有代表性的交响曲是他最后的三部,即降E大调、g小调和C大调交响曲。其中《降E大调第三十九交响曲》明朗愉快、充满诗意;《g小调第四十交响曲》富有戏剧性,有海顿式的乐观主义情绪,但在技法上又完全不同于海顿,被称为莫扎特的“英雄”交响曲;《C大调第四十一交响曲》(通常被称为《朱彼特》)宏伟豪迈、东观向上,预示了贝多芬的英雄性的交响曲的出现。莫扎特的交响曲(尤其是最后三首),是贝多芬之前的全部交响曲创作的最高成就。他的突出贡献在于各乐章之间的主题之间的对比性。 莫扎特一生中最后的两年是经济最困难的时期,他曾说道:“我的舌头已经尝到了死的滋味,我的创作还是乐观的。”1791年12月5日这位伟大而优雅的天才在维也纳的贫民窟里离开了这个让他多灾多难的世界。 当时妻子正患重病,家里没有一个零用钱,三十五岁的莫扎特就被埋葬在穷人的无名公墓里,没有一个亲属给他送葬,荒草隐蔽,雨露冲洗,让今天无数对他崇敬的后人欲祭无处。他为未能完成《安魂曲》而抱憾终生,但如今全世界都在赞美他的天才,他的灵魂真正可以安息了。 总的来说,莫扎特的创作成就遍及各个领域。它们反映了十八世纪末,处在被压迫地位的德奥知识分子摆脱封建专制主义的羁绊,对美好社会和光明、正义、人的尊严的追求。他的音乐风格具有诚挚、细腻、通俗、优雅、轻灵、流丽的特征,大都充满了乐观主义的情绪,反映了上升时期的德奥资产阶级向上的精神状态,在维也纳后期的创作中,也出现了悲剧性、戏剧性的风格,对社会矛盾的反映更趋深刻。
作者: 漫唐堂编著
出版社:电子工业出版社,2011
简介: 这是一本漫画图片素材工具书,融汇了知名漫画创作机构上海漫唐堂 文化传播有限公司(www.tangtang.com.cn)多年从事原创漫画的优秀成功 作品图片。本书收录了不同类型和特色的角色造型、丰富的道具、精美的 场景以及时尚美图近千幅,无论从风格还是图片内容上都更加适合中国动 漫市场,在参考性和实用性上更具针对性和专业性,为专业漫画创作人员 及广大动漫爱好者提供了用于动漫制作商业领域的形象创意借鉴、画稿制 作、颜色参考学习等。
作者: 唐志,肖伟主编
出版社:湖南大学出版社,2010
简介:《动漫与数字媒体专业"十二五"规划教材?动画色彩基础(附光盘1张)》内容共六章:从动画色彩的发展、特征到动画色彩的原理作了详尽的阐述,同时在介绍动画色彩的工具、材料和技法的基础上,对动画色彩的写实场景、卡通场景及动画人物的制作步骤和方法作了详尽的示范和说明,并在此基础上对动画色彩的特殊技法进行拓展延伸,最后,就经典作品和学生作品进行精彩点评。 《动漫与数字媒体专业"十二五"规划教材?动画色彩基础(附光盘1张)》可作为动漫与数字媒体专业教材,同时也可以作为广大动漫爱好者参考用书。
Art Criticism in the 20th Century
作者: 沈语冰著
出版社:中国美术学院出版社,2003
简介: 理论界流行着这样的见解:20世纪乃“批评的世纪”。单从一波接一波风起云涌的批评理论[critical theories]而言,这种说法似乎并不夸张。从上世纪初的英美新批评、俄国形式主义、精神分析学派,到上世纪中叶的结构主义、新结构主义、女权主义、新马克思主义,再到世纪末的新历史主义与后殖民文化批评,批评理论在20世纪的人文学科中确乎风光无限。即就视觉艺术批评来说,与上个世纪潮流迭起的艺术运动一样,艺术批评同样充满了精彩纷呈的景观:阿波利奈尔[Apollinaire]、罗杰·弗莱[Roger Fry]、本雅明[Walter Benjamin]、赫伯特·里德[Herbe rt Read]、克莱门特·格林伯格[ClemenlGreenberg]、阿尔法雷德·巴尔[Alfred Barr]、哈罗德·罗森伯格[Harold Rosenberg]、约翰·伯格[John Berger]、波普艺术批评家群体、查尔斯·詹克斯[Charles Jencks]、奥利瓦EOliwa]、阿瑟·邓托[Arthur Danto]、汉斯·贝尔廷[Hans Belting]、罗莎琳·克劳斯[Rosalind Krauss]、彼得·贝格尔[Peter Burger]、加布利克[Suzi Gablik]、胡伊森[Huyssen]、T.J.克拉克[T.J.Clark]、麦克尔·弗莱德[Michael Fried]、西尔盖·吉博[Serge Guibaut]、唐纳德·库斯比特[Danald Kusbit]、希尔顿·克莱默[Hilton Kramer]、斯蒂芬·莫拉夫斯基[Stefan Morawski]以及,或许是上世纪最伟大的批评家泰奥多·阿多诺[Theodor Adorno]。 然而,这些批评家及其理论在中国的命运却大不相同。当国内支学批评界对上世纪的各种文学批评理论如数家珍的时候,上述艺术批评家当中的许多人在国内艺术批评界甚至闻所未闻。艺术史向来被认为是本国史学中最弱的学科之一,而艺术批评理论的匮乏无疑加剧了它的不堪。上世纪最著名的艺术批评史家文丘利[Venturi]曾经断言:一切艺术史都是批评史,因为艺术史中对作品的描述、解释与评价无不涉及艺术批评,或者不妨说就是批评的任务。20世纪下半叶对西方艺术史的不满程度,可以从欧美各国质疑艺术史的方法论基础的出版物的持续升温这一事实中见出。可以这样说,批评理论的迅速发展已经改变了艺才史的方向。相应地,它的缺失也就成了国内艺术史学科的重灾区。 批评家作为现代艺术潮流的孵化者、报导者、仲裁者甚至制造者,早已被公认为当代艺术动力机制中的关键。试想一下这些批评家在催化与帮助人们理解那些艺术运动中的角色:弗莱之于后印象派、阿波利奈尔之于立体派、格林伯格之于抽象表现主义。也许,我们可以援引美国艺术批评家库斯比特的观点作为我们对艺术批评的一般性质的初步认知。他认为,艺术批评家的角色经常是悖谬的。因为当艺术品还很新鲜和怪异时,他就率先,常常是最鲜活地做出反应,并且初步向我们解释它的意义。然而,他的反应又常常不很全面,因为这样的艺术品还没有被广泛地体验过:作品尚未有一个历史,一个据此可以解释“文本”的语境。当批评家将艺术品当作一个当下产品来遭遇时,它还缺乏历史“负载”。事实上,批评家的部分工作就是要在历史的法庭上赢得胜诉。这就是为什么,正如波德莱尔所说,批评家经常是一个对艺术品“充满激情和党派性的观察家”,而不是对其价值做出无翻害的判断的裁判员的原因。正因为它的当代性,他扮演着鼓动家的角色,只能从作品本身的角度来处理整个案子。对敏感的批评家来说,作品始终让他感到惊异,而他则始终对它保持热度。他会让未来的历史家们去处理诸如解剖艺术品——到那时,它通常已被假定有一个公认的意义一一之类的事情。 然而,批评家当下的观点常常成为有关该作品的本质特征的基本评价。批评家的反应,如果说不是所有未来解释的范型,至少是所有未来解释的条件。他的关注是作品进入历史的门票。现代批评家权力的标志,就是他对新艺术的命名。比如,路易斯·沃塞尔[LouisVauxcelles]的标签“野兽派”和“立体派”就曾大大地影响了人们对这些风格的理解。通过命名,这些艺术品对未来的人们来说就被赋予了某种本质特征。而且,只不过以“符号圈地运动”[Semioticenclave]——借用乌贝托·埃科[Unberto Eco]的术语一一作为开端的理解,成了话语构型的一整套语言,并且开创了各种观点的全部氛围。说白了,其责任是重大的。格林伯格有一回曾写道,批判性地趋近艺术品的最佳时机是当它的新颖性已经逝去而它自身却尚未成为历史之时。然而,正是在这一时刻,艺术品的阐释最是未曾得到解决,最是易受攻击的时候;也是在这样的时刻,批评家以即席命名的形式所作的当机立断,能够一劳永逸地封存它的命运。因此,正如奥斯卡·王尔德[Oscar Wilde]在《作为艺术家的批评家》[Critics as Artists]当中所说的那样,批评对艺术至关重要;批评把握、保存、培育、提升艺术。 由于对批评的效验估计不足,也由于对欧美上百年的现代艺术批评缺乏起码的参照,国内艺术批评多少尚处于黑暗中摸索阶段。最近10年来,虽有不少西方当代艺术材料被介绍进来,但是,令人遗憾的是,甚至介绍者本人对这些材料也不甚了了(国内乱轰轰的后现代主义理论研究即是明证),或者以一种绕口令般的伶牙利齿在美术界捣浆糊,使本来严肃的学术工作往往成为一场混仗。于是,甚至出现了——据说流行于美术学院——“西方艺术没有什么,他们要等到塞尚以后才有文人画”之类的荒谬绝伦的观点。如果说本书有什么主题的话,那么其中之一肯定是对这种观点的批评。正当我们奋力抵抗所谓的“西方中心主义”的时候,曾几何时,中国中心主义早已偷偷地从后门溜回来了。事实上,它又何曾从我们泱泱大国五千年文明的“中国”血液中离开过?将艺术界(包括艺术教育界)观念的混淆单纯地归结为缺乏真正意义上的艺术批评(因为批评的原义之一就是“辨析”,亦即使观念尽可能清晰地得到表达),可能失之简单。但是,对西方艺术批评的漠视与无知,已经让我们的学生吃足了苦头。 后果之一便是今日中国艺术走向了两个——至少在我看来——毫无希望的极端。在一极,艺术成了一种单纯的笔墨游戏与自娱自乐,一群与当下感性毫不相关的文人雅玩或匠人的玩意见。这类所谓的画家像龟缩在洞穴中的爬行类动物,固执而有耐心地蛰伏在他们的弹丸之地,他们坚固的硬壳足以抵挡任何来自外界的风雨的骚扰,社会的转型、生活的演化、感受性的变迁、审美观念的变化,在他们看来都是毫无意义的东西,或者干脆是不存在的。其理论依据据说来自丹尼尔·贝尔[Daniel Bell]的文化矛盾学说,一种认为在经济一技术、政治一社会与审美一文化之间有着不同步的结构的观点。问题在于,在贝尔那里只是一种“事实”[fact]的描述(还是相互“矛盾”的事实),到了中国的文化保守主义者那里却成了一种可以遵照无误的“规范”[norm]。另一种理论据说是波普尔[Karl Popper]的“问题情境”,学说与贡布里希[E.Gombrich]的“图式理论”,一利认为艺术史的风格是艺术家在一定的情境中解决艺术问题的结果的思想。在这儿,波普尔的多样性的“问题情境”被许多人还原为单纯的“形式问题”,而在贡布里希那里是如此丰富而多层次的“趣味逻辑”则被简化为纯粹的“程式与匹配”的“形式课题”(好像贡布里希从来没有关心过趣味的变化似的)。 文化保守主义者的另一个理由据说来自“对20世纪中国艺术史逻辑的观照”。在他们的观照中,20世纪的所谓“三大艺术思潮”,即主张水墨画西化的徐悲鸿与主张中西融合的林风眠都或多或少地失败了,唯独主张“拉开中西绘画距离、各自迈向各自高峰”的潘天寿取得了伟大的成功,并与吴昌硕、黄宾虹、齐白石一道,成为20世纪中国艺术史上最伟岸的大师。本书作者无意否定上述诸人的成就,对诸大师之间(包括徐、林在内)的排队问题也丝毫不感兴趣。我想指出的只是这样一个从未或很少处在人们反思范围中的事实:即20世纪30至40年代的中国现代艺术(特别是在上海)是如何在上世纪中叶的政治运动与保守主义分子的群起而攻之之下渐渐消亡的。所谓“三大思潮”,不管是西化派、融合派还是距离派,在我看来,只是文化保守主义阵营内部的争吵。而20世纪中国艺术史真正的三大思潮中,只有文化保守主义获得了空前成功,来自苏联的社会主义现实主义”过去在国内就没有得到过心悦诚服的承认,如今则早已成为新左派批评家反刍的草料,而现代主义的罂粟却像昙花一样烟消云散。但是,它顽固的毒素在被压抑了整整30年以后,终于在80年代中期悄悄绽放。 第二个极端——在我看来是一个更阴险也是更恶毒的极端——就是在90年代以后以发烧似的热度迅速传播的流行性病毒:后现代主义。正如在欧美,后现代主义是无法挑战现存资本主义的情况下左派激进冲动的一种替代性选择(特别参见法国少壮派理论家费里与雷诺[LucFerry and Alain Renaut]对后现代老大师们的反击之作《60年代的法国哲学》[French Philosophy of the Sixties],以及伊格尔顿[Eagleton]的《后现代主义的幻象》[The Illusions of Postmodernism]),中国式后现代主义的盛行也是80年代末中国激进知识分子新启蒙运动受挫的结果,从此,后现代主义立刻成为文化保守主义与新左派的最佳救命稻草,并加速了文化保守主义与新左派在反对现代主义这一点上的同盟,再次完成了对80年代中国现代主义的扼杀(情形与40年代末有着惊人的相似)。 后现代主义是兴起于西方60年代,在70年代达到猖獗的哲学、社会文化与艺术思潮。80年代初,主要由于哈贝马斯[Habermas]的分水岭之作《现代性:一项未完成的方案》[Modernity:An UnfinishedProject]的宣读,西方思想界开始了对后现代主义的强大的批判运动。80与90年代西方人文学科与社会科学的一个主题,可以被归结为现代主义/后现代主义之争。这在思想界表现在伽达默尔/德里达[Gadamer/Derrida]之争、哈贝马斯/福柯[Habermas/Foucault]之争这样的大师级理论交锋中,表现在法国新生代思想家费里与雷诺等对前此20年中拉康[Lacon]、福柯、德里达、布尔迪厄[Bourdieu]、博德利亚尔[Baudrillard]、德勒兹[Deleuxe]与利奥塔[Lyotard]的压倒性后现代思潮的直接对抗上,体现在德国中生代思想家魏尔默[A.Wellmer]、霍内特[A.Honneth]与法兰克[M.Frank]对法国思想的全面挑战中。在批评界体现在希尔顿·克莱默对后现代主义“庸人的报复”(参同名批评文集The Revenge of the Philistines)所作的反击上,体现在哈贝马斯与魏尔默对詹克斯的“后现代主义建筑理论”所作的驳正上,也体现在艺术批评界持久的“沃霍尔[wlarh01]还是博伊斯[Beuys]”的争论中。在艺术运动中,它不仅体现在德国“新表现主义”对美国波普艺术的宣战中,体现在98-99年美国现代艺术博物馆所举办的波洛克EPollock]大型回顾展中(并比较80年代批评波洛克及其高度现代主义的著名论文集《波洛克之后》[Pollocck andAfte门,以及99年出版的“批判之批判”论文集《波洛克:新的取向》[Pollock:New Approaches]),还体现在人们对晚期德朗[Derain]、巴尔蒂斯[Balthus]与莫兰迪[Morandi]的具象绘画的那种持久高涨的热情中。 90年代以来,几个特殊的案例事实上已经宣判了作为一种持续的哲学、思想文化与艺术思潮的后现代主义的死亡,尽管它的某些假设还将产生持久的影响。这也是拙著《透支的想象:现代性哲学引论》(学林出版社2003年版)的结论之一。在这些案例中,“海德格尔[Heidegger]事件”、“保罗·德·曼[Paul de Man]事件”与“索卡尔[Sokal]事件”具备足够的典型性。据说海德格尔是20世纪最具原创性的思想家,只有维特根斯坦EWittgenstein]一人堪与媲美。但是,海氏将希腊的存在本体论、中世纪的神学本体论与现代的逻辑本体论,一视同仁地概念化为“存在一神一逻辑学”[Onto-Theo-Logik]是一种典型的削平论。相应地,他将苏格拉底以后的整个西方历史一律视为“远离神的黑暗”,并于20世纪来到“黑夜之夜将达夜半”的最黑暗时期,也是对西方历史的过分简化的图解(显然是尼采的反启蒙思想“人类历史不是一部进步史,而是一部退化史”的翻版)。由于海德格尔戴上了这样一副哲学墨镜,他就不可能对20世纪现实中的色彩与层次做出区分,从而将国家社会主义、极权主义与自由民主制一律视为“现代性的产物”。在他看来,德国纳粹主义、苏联共产主义与美国自由主义,统统都是“同一回事”。这在某种程度上解释了他在德国纳粹运动中以及在其后的“非纳粹化”运动中的所作所为。“海德格尔事件”的复杂之处固然不容许人们在一个思想家的思想与他的在世行动中做简单的彼此类推,亦即,说海德格尔的思想直接导致了他的纳粹行为,或者说海德格尔一度的行为证明了他的思想是纳粹主义的,这都是不明智的。但是,如果说海德格尔的思想,再宽泛一点讲,德国20-30年代右翼知识分子(海德格尔、容格尔[Ernst Junger]、舍勒尔[Max Scheler]、卡尔·施米特[Karl SChmitt],“汉语学界”右翼知识分子最为心仪的“四尔”)叫嚣着大地、鲜血、战争、种族的非理性主义思潮,与纳粹意识形态之间没有一点关联,那也委实太天真了! 上世纪60年代,基本上由尼采与海德格尔培育出来的法国后结构主义思潮,漂洋过海去到美国后,在美国获得了更为露骨的后现代主义动机。正当美国陷于越战的泥潭而遭致自由民主价值的最大的合法性危机之时,由德里达打头,所谓的“耶鲁四人帮”为后盾的美国后现代主义思潮迅速地在全球漫延开来。其中最著名者,叫保罗·德·曼。此人极其聪明,文笔流畅,思路清晰。其基本观点是,一切文本都是作者袒露与隐瞒的运作,记忆与遗忘的策略。一切阅读都是误读。而写作与阅读则构成作者与读者之间一种揭露与掩盖、设访与投射的游戏。80年代末,从他年轻时期的某些档案材料中,人们发现了他原来是纳粹时期一个积极的反犹主义者。于是,美国大学特别是英文系里那些天真的解构主义信奉者们,突然惊讶地意识到了某个事实:解构主义与罪恶意识的压抑(遗忘)之间的不经意流露的关联。 90年代初,美国的“索卡尔事件”使后现代主义的最后一点美丽幻象也破灭了。索卡尔是一位美国物理学家,他花费了差不多整整两年的时间,处心积虑地炮制了一篇题为《超越界线:走向量子引力的超形式的解释学》[Transgressing the Boundaries."Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity]的诈文,其中充满了常识性科学错误同时却充斥了后现代主义者最喜爱的奇思妙想与时髦术语,并把它投给了美国最著名的后现代主义刊物之一《社会文本》[SocialContext](中国社会科学院的座上宾詹明信[F.Jameson]是该刊的主编之一),结果是,此文被登了出来。尽管这一事件的深远意义远未为人们充分意识到,但是,人们普遍认为,此举表明了后现代主义者的学术水准已经下降到了何种荒唐的地步。 可以并不夸张地说,上述三个事件事实上已经宣告了哲学、文学艺术与社会文化三个层次上的后现代主义思潮的破产。“事件”之所以为“事件”,乃是因为人们在其中倾注了大量热情,因而卷入了无数文献。围绕着这些事件,人们能够组织起纷纭的思绪,从而给予一个时代的精神状况以实体表现的形式。而这个时代精神状况则是:人们对于后现代主义应当被理解为20世纪下半叶西方社会的一种病理症状对一点已经获得了清楚的自我意识。后现代主义以其智性上的反理性主义、道德上的犬儒主义与感性上的快乐主义,即便在最为流行的时候,也没有逃脱西方有识之士的尖锐批判。本书多次提及的哈贝马斯就是这样一位思想家。而另外一些学者,则将后现代主义看成西方高度现代主义[high modernism]的一个反题。现在,走向终点的反题已经失去了昔日的锋芒,一种新的综合开始到来。那就是“后现代之后”:魏尔默与霍内特之坚持现代主义与后现代主义的辩证观,当作如是解。然而,本书作者宁愿坚持一种拓展了内涵的现代主义立场,并认为哈贝马斯的“未完成的现代性”,或贝格尔的“后前卫艺术”的提法更为可取。因为,如果说现代主义是西方现代艺术的正题,那么,贝格尔所说的旨在摧毁现代主义自主原则的“历史前卫艺术”[historicalavant-garde,指达达主义、早期超现实主义与苏俄前卫艺术]才是现代主义的反题。而后现代主义,某种意义上只是欧洲历史前卫艺术(以杜桑[Duchamp]为代表)的延续,某种意义上则是欧洲历史前卫艺术的一个搞笑的美国版(以沃霍尔为代表,参本书所述胡伊森精彩的分析)。因此,导源于对现代性的敏感意识的现代主义,其潜力远未穷尽,而它在遭遇历史前卫艺术与后现代主义的挑战后,反而显出了更顽强的生命力。这就是本书结论中所说的“无边的现代主义”的基本意思。 然而,正当后现代主义在它的原发地已经走向终结的时候,它在中国却获得了始料未及的繁衍契机。与某些论者不同,本书作者并没有简单地将中国式后现代主义归结为学术界与艺术界鹦鹉学舌的结果(所谓“话语的平移”)。后现代主义在中国的传播有着深层次的历史原因,也有着更为具体可感的现实动机。后现代主义的反基础主义、反总体性、反主体性、强调动态过程胜于静态结构,与中国前现代性思维是如此合拍,以至于人们稍加思索就不难从后现代主义当中辨别出中国保守主义者的弦外之音。而它所宣扬的后现代主义视觉美学:非线性几何、不对称、反崇高、散点透视乃至中国园林式“后现代空间”……也与中国前现代性美学如出一辙。不是偶然的是,西方鼓吹后现代主义建筑最起劲的查尔斯·詹克斯先生的太太就是一位研究中国园林的专家。而欧美某些后现代主义“建筑大师”到中国来兜了一圈后欣快地大叫“后现代建筑在中国”,也就不难理解。于是,贫困时代的灾难性混乱、粗野的地方性崇拜与不加克制的复活主义立刻被宣布为后现代性的前卫性。而近年所谓“经济起飞年代”的那些拙劣的伪现代建筑与陈词滥调的现代主义当然不加区分地被宣布为“现代主义的垃圾”。 后现代主义在中国落脚的时候,正是80年代尚未分化的中国知识分子群体的“新启蒙”遭到重创的时候。这赋予了后现代主义在中国的传播以干载难逢的大好机会。由90年代初的北京大学出版的《走向后现代主义》开路,北大与中国社科院一路高歌走向“后现代主义”的文化出版事业大游行:《后现代主义文化研究》、《后现代主义文化与美学》、《后殖民文化批评》,直到蔚为大观的“知识分子图书馆”(似乎只有后现代主义分子才配称得上“知识分子”的称号)。显然,除了迎合文化保守主义的心态,后现代主义太切合新左派的胃口了。在中国的文化保守主义者与新左派眼里,难道还有比批判形而上学的恐怖主义、理性社会的大监狱、西方中心主义的险恶用心、自由民主的乌托邦、全球化的谎言,宣扬身份与差异、文化与价值相对主义的后现代主义更好的东西吗? 与保守主义者忽然从后现代主义中找到了中国前现代性的新的合法性一样,中国的后现代主义者则从西方后现代主义“没有底盘的游戏”(德里达)、“一切皆可”(邓托)、“快乐的虚无主义”(奥利瓦)以及“正经不起来”(苏姗·桑塔格[Susan Sontag])那里,发明了“政治波普”、“泼皮现实主义”、“新文人画”、“玩得就是心跳”、“一点正经没有”,以及各式各样假冒的观念艺术。但是,与保守主义的危险不同,中国式后现代主义的危险并不在于它成了与当下感性全然无关的形式玩物与装饰,而是走到了另一个极端;即不顾一切形式法则与视觉质量的纯粹的观念。西方“历史前卫艺术”的合理因素在于:他们的反形式[anti-form]与反艺术[anti-art]是建立在西方现代艺术史特别是经典现代主义的高度形式主义的正题之上的。这样,前卫艺术的反题才拥有了一定的合法性。而中国式后现代主义在没有任何语境的前提下,一下子走到了反形式的前卫艺术,因此它除了孤零零的个别事件之外,不可能产生真正的文化政治[cultural politics]效应。不仅如此,它的真正危险在于,它以貌似激进的观念掩盖了这样一个基本事实:即中国现代性的先天不健全;并以这种思想的短路形式扼杀了中国当代艺术的现代性诉求。 在本书即将完成之际,我读到了英国著名批评理论家伊格尔顿的如下一段话:“今天在北京大学设有一个后现代研究的机构,中国在进口减肥可乐的同时一起进口德里达。一种需要深入探讨的时间扭曲。殖民主义的进程有助于在好坏两方面剥夺第三世界社会的发达的现代性,现在这个进程让位于新殖民主义的进程,由于这个新的进程,那些部分地是前现代性的结构被吸入了西方后现代性的旋涡。这样,没有继承一种成熟的现代性的岳现代性日益戒为它们的命运,好像落伍造成了一种形式的早熟。一个进一步的矛盾是,在古老与先锋的痛苦张力中,在文化的领域里,再造了一种现代主义艺术的某些经典条件。”(伊格尔顿:《后现代主义的幻象》,第139页)中国是否已经具备了现代主义艺术的经典条件,本书暂且不论。这里能说的是,从意识到我们的参照系的情形——西方现代主义事业的未竟使命及其后现代主义的幻觉——的那一刻起,这种条件就已经在形成之中了。因为,意识的照亮之处,正是救赎的开始之时。本书作者并不自命为这一救赎的努力当中的一部分。我只能满足于在四处弥漫着的文化保守主义与后现代主义大雾中保持清醒的尝试,并且坚信,正如文化保守主义一后现代主义同盟曾经欢呼雀跃地宣布中国可以并且应当绕过现代性直接跃入岳现代性是一场白日梦一样,那种认为后现代主义乃是中国艺术的命运的说法也只不过是一纸谎言。曾几何时,人们是那么醉心于中国可以避开工业化、城市化与社会化的现代性命题直奔信息化、乡土化与社群化的“后工业社会”的美梦,然而,一个越来越被认可的事实却是:中国一向试图绕过去的工业化进程、市场法则、理性化管理、程序合理性、法治原则,乃至于统治的正当性基础,却原来是绕不过去的现代性的硬核!而我们在走向社会的现代化与文化的现代性过程中所遭遇的种种挫折,无不可以追溯到这样一个事实:即我们没有从思想意识到行为习惯上真正确立主体性——黑格尔认为的现代性的本质——的基础地位。回顾中国式后现代主义狂热对“主体性”的嘲笑与“解构”,难道还不让人感到啼笑皆非吗!事实上,文化的中断与意义的失落(我们在处理传统与现代性问题上的曲折与反复)、社会的未分化和并非建立在真正的个体主体性基础之上的社会的虚假团结,以及个性的匮乏,解释了以下社会现实:由于我们在处理传统与现代性的关系问题上的笨拙,以至于“创新”需要被当作一种政治口号由政府来加以提倡;由于我们并没有真正确立起一种自我选择、自我负责的现代性的自律道德的基础,以至于“诚信”居然成为一个“拥有五千年文化的文明礼仪之邦”在遭遇现代市场法则与新型人际关系时的最大问题;由于强大的儒家传统与20世纪极左派集体主义意识形态对个体主义的压抑,以至于“个性”的不健全始终成为中国各种社会现象最有解释力的终极原因:由于缺乏个性,整个社会才循环地陷于各种“群众运动”之中;由于没有个性,整个社会才经常承受着未分化(在某种意义上就是没有多元的价值体系及其相应的多元的生活方式)所带来的巨大压力。以至于,人们可以说,一个庞大的无边无际的来分化社会的海洋(特鄹是农村),为顽固的文亿保守主义提供了源源不断的社会资源;雨一个尚来形成自我意识中心、自我价值定位与自我道德承担的“无中心的”[non-centered]个人。恰恰成了“去中心的”[de-centered]、啕醉迷狂的、“一切皆可的”和不负责任的后现代主义的最佳温床。 本书出版之际,我感到更加有必要感谢徐岱、高力克、毛丹、孙周兴、刘翔诸位先生,他们把我从结束学生生涯不久后的那种心智懈怠与无所事事中挽救了出来。回顾近十年的学术道路,我所取得的每一次转机都与他们在浙大玉泉校区所营造的智性氛围有关。对老浙大的怀念已成为一种珍贵的人生体验。没有一种氛围,一个人什么也干不来。因为你不可能在毫无氛围的情况下凝聚起纷乱的思绪。 在本书的写作过程中,我还有幸前往剑桥大学从事为期一年的访学研究。在此要特别感谢剑桥大学艺术史系主任Dr.Binsky,他的热情好客使我得以自由地使用他们丰富完备的系图书馆和幻灯资料室。而Dr.Alice Mahon的现代艺术史专家与三一学院Fellow的双重身份,不仅给予了我直接的专业指导,而且还让我领略了最古老学院的日常生活气氛。我在剑桥的东道主哲学系则使我第一次感受到了“剑桥名士”们的风采。Dr.Raymond Geuss令人惊叹的慷慨博达与逸情雅致,常常令人如沐春风、豁然开朗。他的个人背景(出身于美国、长期就学与就勃于德国)及其德国思想史的学术背景,让我在一个视哲学基本为数理逻辑的剑桥环境中找到了“知音”。本书的最后体例就是在与他的无数次讨论之后才确定下来的。 其后去欧陆的游历虽然短暂,但至少部分地实现了我从少年时代就开始编织的梦想。艺术在这里 见证了天地人神四方际会、供奉与馈增的游戏(巴台农神庙),见证了古典时代的英雄精神(万神殿),见证了中古时期神明与圣明的在场(“欧洲大教堂”),也见证了文艺复兴时期人性与神性的卓越平衡。置身于欧洲就是徜徉于艺术。置身于欧洲意味着要回答如下问题:艺术之为美的形式如何与艺术之为真理的在场以及艺术之为道德的进盼相互关联?[How an art as the beau tiful form is related to an art as the present of truth and the stageto morality?]置身于欧洲还意味要回答这样的问题:一种伟大的文明如何屹立于地表,以及在这种伟大的文明中,艺术能够扮演何种伟大的角色?欧洲是真理的声音战胜虚无主义的历史本身,是道德的力量战胜犬儒主义的历史本身,是艺术的激情战胜猥琐无聊的历史本身。而这一历史本身又是如此直观地凝固在欧洲的城市建筑、广场、雕塑以及各大博物馆中!我在欧洲的经历使我懂得,一种伟大的艺术如何可能,以及一种伟大的文明最终怎样结晶于伟大的艺术之中!这一信念已经深深地沉淀于本书的血脉中了。 在我感到有必要感谢的人当中,范景中先生的位置绝对位于前列。我深受其思想影响的人当中至少有两人(波普尔与贡布里希)与他的出色工作有关。因此,当范先生询问我可否将此书交给中国美院出版社出版时,我毫不犹豫地答应了。 对写书的人来说,没有比遇到一位好编辑更幸运的事了。周书田女士热情而又高度负责的态度使本书得以最快的速度与读者见面。她不厌其烦地编选与调整大量插图,也使本书严肃的理论面孔变得可忍受了。 最后,但不是最不重要的,我要感谢一直陪伴我左右的两位女士。她们对我的爱怜与纵容是我生活中的永恒慰藉。刚到欧洲时的单身生活使我更加刻骨铭心地感受到了她们在我生命中的位置。她俩的到来使我的生活得以恢复,并着手此书的写作,因此,把它献给她们,理所当然。
Invisible cut: how editors make movie magic
作者: (美)鲍比·奥斯廷(Bobbie O’ Steen)著;张晓元,丁舟洋译
出版社:世界图书出版公司,2013
简介:《看不见的剪辑(插图版)》为我们揭开了电影剪辑世界的幕布,以充满趣味性的笔触展示了剪辑这门神秘艺术的魅力所在。出身剪辑世家的鲍比?奥斯廷运用自己浸淫专业领域多年的实践经验和诸多世界一流剪辑师的作品为案例,分门别类地阐释了剪辑师究竟施展了什么样的魔法,来使观众对电影笃信不疑。 通过分析经典巨作《毕业生》、《唐人街》、《后窗》、《法国贩毒网》、《十二怒汉》、《体热》、《一夜狂欢》和《虎豹小霸王》等片中的剪切点截图,奥斯廷详细探究了转场的使用、动势的建置、音乐与动作的契合、为演员表演和摄影角度查缺补漏等剪辑技巧,将剪辑师如何巧手慧心地操控我们的观片期待,又如何设置各种“圈套”来引诱我们对故事的发展欲罢不能,揭示得一览无余。她用鲜活生动的第一手创作经验告诉我们,所谓“看不见的剪辑”的要义,正在于“别让观众看出电影剪辑的把戏,让他们相信魔法”。
作者: 主编李砚祖
简介:本卷以中国古代图像研究为中心展开,涉及古代图像研究的文化学、符号学、图像学等多个方面,包括汉代画像石、画像砖,汉代玉璧图像,莫高窟北朝隋代洞窟图像,唐代贞元年间山西龙山石窟图像,中国古代莲花图像等专题研究。这些研究是该领域中外专家多年研究成果的集中体现。 其中,推荐读者关注的文章有:“思想”栏目中张道一的《深沉雄大的砖石精神——汉画像石和画像砖的艺术成就》,以及美国学者包华石的《中国之“道”的物理学含义》;“探索”栏目中顾森的《生命的图式——汉代西王母图像研究之一》,陈江凤的《汉画玉璧图像中的文化阐释》,朱存明的《汉画像研究的图像学与符号学方法问题》,黄雅峰的《汉画像石的平面装饰形式分析》;“史学”栏目中李静杰的《敦煌莫高窟北朝隋代洞窟图像构成试论》,李凇的《论山西龙山石窟开凿于唐代元贞元年间》,以及“译林”中的《分裂的温克尔曼:哀悼艺术史的终结》、《解读依索体系》等。 本书适合关注艺术与科学的广大读者阅读。更多>>
作者: 薛永年,罗世平主编;中央美术学院美术史系中国美术史教研室编著
简介:本书内容包括:史前及先秦美术、秦汉美术、魏晋南北朝隋唐美术、明清美术、近现代美术。
作者: 吴毅著
出版社:作家出版社,2009
简介: 《士兵突击》之后,按照我们最初的设计,是要拍《隋唐演义》,但在启动过程中,《士兵突击》产生的影响力逐渐表现出来,作为创作者,我们觉得情绪好像没释放完,在这种心态下我们能否延续一个《士兵突击》创造的神话,就像拍戏有气口一样,作为制片方,我觉得我们比较敏锐地把握了这个气口,选择了《我的团长我的团》是非常正确的。 ——制片人 吴毅 《我的团长我的团》是六十年前的一个中国军人的故事,这个故事如此之激荡、如此之悲壮、如此具有历史价值,我突然觉得,知道这事的时候,都觉得自己亏欠不已。那么在我们手里,如果不把这个事情做出来,让大家知道我们还有这样的中国人,我们还有这样的惊天地泣鬼神的事迹,你不是罪人吗?于是乎我就做了。 ——导演 康洪雷 任何编剧在做戏的过程中,一定是要在其中榨取最大限度的快乐,如果这个都达不到的话,那编剧生命是会很短暂的。《我的团长我的团》创作中卡住的时候不多,大纲基本就是一气呵成下来,卡住都是在修改的时候,所以我很少改剧本,我改剧本一般都是推翻重写,非常要命。到目前为止,《我的团长我的团》的文本是我最喜欢的。 ——编剧 兰晓龙
作者: 张哲俊著
出版社:宁夏人民出版社,2005
简介:能乐是日本古代的假面具,至今仍然活跃在世界戏剧舞台。作为一门古老的戏剧,能乐有一部分是中国题材的作品,这一部分被称为唐事能。在此登场的是千古以来吟颂不已的中国历史人物、文人墨客,也有飘逸神仙,狰狞鬼怪。他们一起表演了中国历史文化的一幕幕画卷,讲述了一串串的故事。他们是中国的人物,也是日本的人物,这里有中国文化的呈现,更有日本古代作家的思想与情感。本书主要考证研究了日本唐事能的题材来源与变异,研究了题材来源与想象的关联。伴随作者生动的笔触,我们走近的将是一个五彩缤纷的能乐舞台。 作者简介 张哲俊,沈阳人,1961年生,毕业于北京大学中文学,获文学博士学位。现为北京师范大学中文系副教授,日本早稻田大学客座研究员,中国中日比较文学会理事。主要从事东亚比较文学与中国古典文学的研究,著有《中日古典悲剧的形式——三个母题与嬗变的研究》(上海古籍出版社,2002年)、《东亚比较文学导论》(北京大学出版社,2004年)、《中国古代文学中的日本形象研究》(北就大学出版社,2004年)、《吉川幸次郎研究》(中华书局,2004年)、《中国题材的日本谣曲》(宁夏人民出版社,2005年)以及《世界近代中期更多>>
100 ideas that changed photography
出版社:中国摄影出版社,2013
简介:《100个改变摄影的伟大观念》是一部引人入胜的简明摄影文化史,记载了从19世纪早期发明的达盖尔银版摄影法到现如今数字摄影的革命和超越,有许多值得挖掘和品味之处,在充满趣味的阅读中,时时可见到作者智慧的光芒。为了让读者更好地了解摄影发展史,本书大致按照时间顺序排列了100个观念,其中涉及观点和创新、社会文化事件、技术和运动,每一个观念都聚焦于摄影的某个单一的方面,从暗箱到旅游摄影,再到现代数码摄影甚至手机摄影。书中详细说明了每个重大观念是如何发生,又是如何一步一步走来,才有了摄影这个对我们来说如此重要的爱好。玛瑞恩女士围绕着摄影史的相关事件、发明、运动,陈述史实清晰明了,上下章节一气呵成,不仅讨论了摄影技术重要的发展进程,而且还阐述了技术背后的哲学思想和艺术运动如何催生摄影史上的巨大变化。另外,每个章节都短小精悍,很容易拿起和放下。
Animation art history of the world
作者: 孙立军,张宇编著
出版社:海洋出版社,2007
简介: 世界动画史是动画专业学生必修课。本书由7部分17章构成:总论、中 国动画史、美国动画史、日本与韩国动画史、欧洲与北美动画史、采访新 一代动画领军人物、红色经典动画电影《小兵张嘎》总导演、北京电影学 院动画学院院长孙立军教授和IDMT三维动画电影《魔比斯环》艺术总监陈 明和12个附录。 通过本书,可以较为深入地学习和了解二万五千年前先人们的动画意 念、中国动画开山鼻祖万氏兄弟年代、抗日战争年代、新中国成立后、20 世纪90年代中国动画产业发展情况,其中包括台湾和香港的动画发展简史 。美国从动画的开创阶段到20世纪90年代的整个动画产业发展情况。日本 动画萌芽时期到20世纪90年代的动画产业发展情况。欧洲和美洲包括俄罗 斯、英国、法国、德国、捷克、加拿大、荷兰、意大利、挪威、罗马尼亚 、波兰、南斯拉夫、巴西的动画发展简史,以及中国动漫产业最新发展动 态动画专业设置及韩国政府动漫发展相关政策等。 本书是国内迄今为止内容最为全面、丰富、新颖、翔实、生动、具体 的世界动画艺术史专著。 从中国第一部有声动画片《骆驼献舞》、第一部长篇动画片《铁扇公 主》到世界著名动画片《大闹天宫》、《三个和尚》、《天书奇谈》、《 宝莲灯》、《小兵张嘎》、《魔比斯环》、《艾丽斯》、《米老鼠和唐老 鸭》、《灰姑娘》、《蓝精灵》、《森林王子》、《埃及王子》、《阿童 木》、《圣斗士星矢》、《灌篮高手》、《鼹鼠的故事》等大批经典动画 片伴随着全世界一代又一代的儿童和年轻人成长,他们像粒粒智慧珍珠放 射出美丽而耀眼的光芒,鼓舞着人类不断创造更加美好的明天。 本书对于读者开拓视野、学习和了解经典动画片的精髓、了解动画大 师奋斗历程、分析和借鉴成功的经验、启迪智慧、勇于创新大有益处。
作者: 李砚祖主编
出版社:清华大学出版社,2007
简介:一、思想 刘敦愿:考古学与古代艺术研究 李维琨:唐墓壁画中的山水图式——兼及美术考古对于鉴定学的意义 郑如珀:墓葬、美术与政治——宁夏固原北周李贤墓再思考 苏铉淑:响堂石窟火焰宝珠纹研究——以柱头上的火焰宝珠纹为中心 邹清泉:“孝悌之至,通于神明”:《孝经》与北魏孝子画像图像身份的转换 二、译林 布雷特·沃什:绘画、艺术史和地理学 D.w.迈尼希:作为一门艺术的地理学 托利·弗莱:地理的权力:设计史和边缘性 三、史学 巫鸿:汉长安城:一座纪念碑式的城市 李静杰:北朝时期定光佛授记本生图像的两种造型 王睿:孔望山摩崖造像中涅槃像的图像特征及其年代 四、探索 黄厚明:商族祖神像:饕餮纹象征功能论的一种假说 何志国:摇钱树佛像的考古学研究 高振宇:秘色瓷的再认识 胡玉康竹晓翠:彩陶的型、饰、用 五、万象 张家瑞:世界书票与书票的世界 六、读书 刘婕:评《礼仪中的美术——巫鸿中国古代美术史文编》
作者: 杨琪著
出版社:中华书局,2008
简介: 继“西方美术欣赏”之后,清华大学美术学院杨琪教授应邀在北京电视 台《中华文明大讲堂》”栏目开讲“中国美术欣赏”系列节目。本书即是在 电视讲座的基础上整理、补充、润色而成。 杨琪教授选取十六个专题,和我们一起步入了精彩纷呈的中国艺术殿堂 。在书中,我们将欣赏到唐伯虎、徐文长、八大山人、石涛、郑板桥、吴昌 硕、齐白石、徐悲鸿、张大千等大画家的绘画艺术,分享他们充满曲折的人 生故事,同时,我们还将感受中国美术史上的经典名作《洛神赋图》、《韩 熙载夜宴图》、《清明上河图》的艺术内涵,领略博大精深的敦煌艺术、精 美朴拙的民间年画的迷人魅力…… 本书图文并茂,趣味盎然,一册在手,风光无限。
作者: 史汉柏编著
出版社:陕西人民美术出版社,2005
简介:手是人类重要体形结构的感觉器官。历代绘画艺术作品中,各种不同的人物画对性格、情感的描绘,还是要手来配合,那么手就是表达情感的感物。描绘人物主要对象,也就离不开对手的艺术处理。 人们常说“画人难画手”,手是千姿百态、自由、优美的。它那细长的手指,柔软的手指关节及宽大的手掌,无不使人对手的艺术所重视。在敦煌莫高窟、安西榆林窟以及藏经洞珍藏绢画中所绘手的造型,可以分为南北朝、隋唐和宋元三个较大的不同阶段。南北朝的艺术家把手和手指不分关节,一线贯通,不失手的结构,形成柔软而细长的造型特点。隋唐在南北朝基础上,由细长变得短而肥胖,采用起伏较大的短弧线,形成了柔而圆的特征。唐代的手指甲平,好像指甲埋在肉中,从外形上看细长而不瘦,富有弹性、温厚、圆润之感。宋元时期,主要是用了均匀、刚健而富有弹性的线,手指甲也较长,尖部还重复一弧线,整体造型圆润,线型挺拔。 现代人由于借鉴了前辈艺术家的手法,描绘外型名有不同,在解剖结构、实际写生,依据各种不同的人物形象,来表现整体的艺术造型,对手的表现更加完美。如此丰富和优美的手姿,在曲线、直线的变化下,给人留下了美的韵律。
作者: 张长虹编著
出版社:上海大学出版社,2007
简介: 本书分十部分介绍了史前美术、夏商周青铜器艺术、春秋战国时期的美术、秦汉时期的美术、魏晋南北朝的美术、隋唐时期的美术、五代两宋辽金美术、元代美术、明代美术、清代美术等内容,适合高等院校艺术类学生学习参考。
出版社:上海人民美术出版社,2006
简介: 这是市场还是唯一的一本专门有效针对双色印刷的设计书籍。它探究了在双色印刷的基础的拓展预算的方法,并且不受风格限制。它以“色彩系列”这一部分和成百上千的设计为特色,这设计包括海报、标语=信笺上方的印刷文字、请柬、促销材料和书籍封面等。 从昏暗和优雅到轮廓分明和大胆,双色设计提供了广泛的动态效果。更重要的是,它们的印刷费用低廉,这或许就是为什么双色设计得到广泛使用的原因了。尽管它非常普及,但是双色设计相对四色设计来说,仍给人廉价的感觉。本书神话般地向人们显示了简单而又廉价的双色设计给人们带来的真实得引人注目的效果、除了简单朴素以外,它还有它自己的风格,它可以传递复杂性、优雅性和完整性。 “色彩系列”部分是为了向读者显示不同设计中的各种颜色组合,例如标语、包装、书籍封面和海报。每个具有特色的设计都以拇指般大小,展示了9种或更多种的双色组合。
作者: 杨泓,李力著
出版社:三联书店,2008
简介: 20世纪后半叶以来,我国的田野考古调查和发掘工作蓬勃开展,特别是最近二三十年,几乎每年都有令人惊喜的考古新发现面世,犹如开启了许多深埋地下的文物库房。数量空前的古代艺术珍品呈现于世人的面前,使我们有可能据以改写中国艺术史,特别是唐宋以前的古代艺术史。 大量丰富的新获得的文物考古资料,一时还难于被艺术史家,尤其是广大中国古代艺术爱好者所熟悉,因此,必须有人从事开路架桥的劳作,本书的编写,正是想达到这一目的。两位长久从事文物考古研究的专家,将美术考古的最新成果分类整理,每类文物又以其发展最成熟、最辉煌的时期为重点,如新石器时代的彩陶和玉雕,商周时期的青铜器,秦汉的墓葬俑群,魏晋南北朝的佛教雕塑以及唐宋以来的墓室壁画,等等,进行扼要的介绍。力图以全新的视角,重新勾画中国艺术历史的发展轨迹,与读者一起,探寻和发现中国艺术的真正美丽。更多>>
作者: 计王菁,曾维华著
出版社:化学工业出版社,2011
简介:计王菁女士和曾维华先生合著的《界画与传统建筑装饰艺术》一书即将付梓问世,嘱我为之序,盛情之下尽力而为。据我陋见,近些年关于界画的文章或中国传统建筑装饰艺术的书籍已有不少,但将界画与中国传统建筑装饰艺术合在一起进行介绍论述的专著却不多见,作者从二者之间的艺术呈现关系上破解人题,可见写作此书的匠心非同一般。 计王菁副教授毕业于著名的中国美术学院,从附中到大学到研究生,都在美丽的西子湖畔,她长期研习国画山水,喜读理学和心学名著,对界画有独到见解,作为主笔,从资料准备到谋篇拟题,一定花费了大量心血。曾维华教授是我的大学同学,主攻的是绘画与设计,多年来潜心学业,在国内外相关核心期刊上发表过十数篇文章,对于传统和现代建筑装饰艺术有全面的修养和知识储备。这两位大学教师合作,自有其专业的擅长,合作过程也可谓取长补短,相得益彰。 界画,是中国绘画宝库中很有特色的一个门类,元人陶宗仪《辍耕录》就以“界画楼台”载人“画家十三科”中,与佛菩萨相、宿世人物、全境山水、花竹翎毛、野赢走兽、耕种机织、雕青嵌绿等并称于画坛。作为绘画科目,界画楼台,系专指以宫室、楼台、屋宇等建筑物为题材,而假界笔直尺画成的绘画。 界画起源很早,汉晋已有显露,南北朝时有画家“台阁样”在世间流传,至隋唐时专精此道的画家有了定评,如《历代名画记》评隋朝展之虔的界画说:“触物留情,备皆妙绝,尤重台阁”;评董伯仁的界画,赞他“楼台人物,旷绝古今”。唐朝吴道子、李思训、尹继昭等都是一时名家。五代的卫贤、赵德义,宋代的郭忠恕、张择端等于界画一节亦称高手。元明清三代界画人才辈出,元代的王振鹏,明代的仇英,清代有袁扛,袁耀等,都有界画名品传世。画家发现了界画之美“如鸟斯革,如晕斯飞”,表现这个意象的技法则取象于中国木构的营造。自南宋李诫《营造法式》问世,中国传统建筑有了规制图范,这也为界画的艺术表现提供了模画建筑的理法依据。元明清时期界画独立成科,也是因为有了这个助力的缘故。美术史上著录的很多优秀作品如《黄鹤楼》、《滕王阁图》、《清明上河图》等,是供今人欣赏界画艺术的经典名笔,而石窟寺观壁画和唐宋墓室壁画更是大量不同时代画家的界画图样,这个宝库、资源可谓取用不尽。 界画是中国画的一种技法,界画与其他画种相比,有一个明显的特点,就是要求准确、细致地再现所画对象,一笔一画、一砖一瓦,丝毫不能苟且。正是界画要求极工,被誉之“匠气”,所以推重文人画者,鄙视界画楼台一科。其实界画自有其艺术的一面,它形象、科学地记录下古代建筑以及桥梁,舟车等交通工具,配以山水树木花草,碧瓦绿树佳人,真实地记录了当时的社会生活,物华风土实况,人物原在环境,其初衷本在审美,但意义已大大超出审美。因此研究界画可以临习技法,可以审美鉴赏,还可以探寻社会民情,领略文化习尚……如此重要而有意味的艺术,何忍束之高阁? 早期的界画对象,专以亭台楼阁为主,用界尺引笔画线加以表现。但随着时间的推移,界画的内涵发生了变化。从画亭台楼阁推广到宫室、器物、舟车。技法上也由专用界尺画线延伸到不用界尺画线但仍然工整的表现形式。这种建立在历史文脉基础上的观察,是作者由狭义到广义作历时性追述时,希望能让读者更为全面深入地了解界画与中国传统的对接关系。也是基于这个宗旨,全书共设了七个章节,分别讨论界画与传统建筑装饰的关系、界画中建筑装饰的人文精神、界画与传统皇家建筑装饰、界画与传统民居建筑装饰、界画与传统园林建筑装饰、界画与宗教建筑装饰、近现代界画与建筑装饰艺术。作者为此找寻了大量的界画以及翻阅了大量的文字资料,力求做到详尽全面。作者的真诚和付出也让我看到,他们不唯热爱艺术本身,犹能体察界画与建筑装饰中的人文关怀,对中国传统建筑艺术中的伦理哲学的剖析显示出作者在实践理性上的修养和功底。 当今中国经济高速发展,国力大大增强,体现在建筑上是高楼林立,城市现代化气氛浓厚,然而在这钢筋水泥的丛林中,人居环境却令人担忧。有人会发问:中国的传统建筑及装饰艺术何去何从?以建筑为主要题材的界画何去何从?古典与现代、传统与创新、继承与发展,这些既矛盾又须统一的问题如何得以解决?这的确是一个摆在我们面前令人深思的事情!本书的作者是发问者之一,书中以大量的图例和文字作界画与传统建筑装饰艺术的介绍和论述,力求做到深入浅出,通俗易懂且又能保持较高的学术性,他们的思考和主张也留在了书中,读者可以参详。 阅读之余,受启发良多,留下一点心得,是为序。
Art of China From the Five dynasties to Yuan dynasty
作者: 薛永年,赵力,尚刚著
出版社:中国人民大学出版社,2010
简介:《中国美术:五代至宋元》内容简介:接续中国隋唐时期的发展,宋、辽、金、元在文化领域内也取得了丰硕的成果,并因相异的政治形势与经济进步而呈现出与众不同的阶段性特点。在这一时期,宫廷美术、士大夫美术与民俗美术的相互竞走,推动了中国美术的全面发展;汉族政权与少数民族政权的同时并置或权力更选无疑进一步促进了民族间美术的交流与融合。由此,中国美术进入了一个独特而全新的繁荣时期。
作者: 傅抱石画;山谷文
出版社:上海书店出版社,2003
简介: 这套《唐人诗意图》共16页,涉及四位唐代大诗人,李白、杜甫、白居易、王维四大诗人各四首共16首诗。这套《唐人诗意图》的特点是,笔触特别轻松潇洒,无论是人物或景物都像是随手写来,给人一种舒畅痛快之感,的确是“往往醉后”的神来之笔。而其章法的奇峭多变与别具巧思,又使人感到画家在下笔之前是如何地苦心经营。整套图册清新可爱,风格极其鲜明,幅幅精湛,堪称精心绝品。 1948年夏天,傅抱石先生择取唐朝李白、杜甫、白居易、王维四大诗人共16首诗,以小幅册页来表达他的诗情逸志。作品绘在日本美浓纸上,画家以自己的心与古人之心交融、合拍,用画笔表现诗作的精神、竟境和作者情感,16首唐诗在画家的手笔下形象而丰富地呈现在读者面前,使人既为诗人的作品所感染,又为画家的神笔所折服。这是第一次与大陆读者见面,从轻松而恢宏气魄中,可以看出画家对这类题材深刻的把握和游刃有余的笔墨功夫。<br><img src= http://g-ec4.images-amazon.com/images/G/28/cn-legacy/c/c912342.jpg>



















